中国画欣赏教案

2024-05-17

中国画欣赏教案(精选6篇)

中国画欣赏教案 第1篇

中国画与油画欣赏 学习目标:

1.通过欣赏、比较中国画和油画的经典作品〃使学生初步认识中国画和油画的不同形式特点〃表现上不同的侧重点和审美的不同着眼点。

2.通过了解中国画和油画两大画种产生和发展的简要文化背景〃了解中国画和油画所反映的不同民族特色。

3.提高对美术的认识〃关注世界多元文化。

请思考:这两幅绘画个属于哪个分类< 什么叫国画?

国画〃又称“中国画”〃我国传统的绘画(区别于‘西洋画’)。它是用毛笔、墨和中国画颜料在特制地宣纸或绢上作画〃题材主要有人物、山水、花鸟〃技法可分工笔和写意两种〃富于传统特色。

中国画的工具和材料 传统的中西方绘画

1、中国传统国画的艺术特征:如重视以线条作为造型的主要手段〃强调笔墨变化〃讲求点线面构成〃采用散点透视处理空间〃画面追求情趣等文人气质;

2、中国画的空间处理也比较自由灵活〃既可以用“以大观小”法〃画重山叠嶂〃也可以用“走马看山”法〃画长江万里〃打破了时空观念的限制〃使画面产生一种时间艺术的“流动美”。

3、中国画是融诗、书、画、印于一体的综合艺术〃富有东方特色的艺术情 趣。画中诗的介入强化了中国画艺术语言的表现力。

中国画主流是崇尚传神写意〃但在北宋时期〃也曾经追求过对自然的写实摹画。什么是油画?

以易于油剂(亚麻仁油、罂粟油、核桃油等)调和颜料〃在亚麻布〃纸板或木板上进行制作的一个画种。它起源并发展于欧洲〃到近代成为世界性的重要画种。采用油画颜料绘制作品的历史可以追溯到中世纪〃到15世纪才开始被广泛使用〃16世纪中叶以后〃油画达到相当完美的程度。

油画的工具和材料

油画作品的选用充分体现了西方传统油画重明暗、重色彩、重造型、重空间、重焦点透视、重真实再现这样一些主要特征。

伏尔加河上的纤夫

19世纪末西方油画发生了根本性变化。油画不再以模仿自然、再现自然为艺术创造原则〃艺术家将油画形式作为表现自己精神与情感世界的媒介〃以想象、幻想等方法构造作品。从印象派开始〃对主观情趣的体现逐渐成为近现代画坛的主流。西画对自然是一种赞美的态度。

中国画对自然是一种“ 探求本质”的精神。油画欣赏 课堂总结

中国绘画是中国文化的重要组成部分〃根植于民族文化土壤之中。它不单纯拘泥于外表形似〃更强调神似。它以毛笔、水墨、宣纸为特殊材料〃建构了独特的透视理论〃大胆而自由地打破时空限制〃具有高度的概括力与想象力〃这种出色的技巧与手段〃不仅使中国传统绘画独具艺术魄力〃而且日益为世界现代艺术所借鉴〃在东方以至世界艺术中都具有重要的地位与影响。难怪绘画大师毕加索说:“真正的艺术在东方。”

中国画欣赏教案 第2篇

学习目标:

1、让学生们了解中国绘画的发展史,和中国绘画都有着那些的表现技法。

2、增强学生们的知识和对美学的认识从而提高他们的审美能力。

3、让学生主体参与,在绘画作品中找到最能打动自己的地方在哪儿里。

4、在绘画作品的创作过程中都有一种喻意在里面。让同学们知道我们学习了这一课不但提高了我们的审美意识,也让同学们明白了一种新的创作思路。

教学重、难点:

重点:首先,我们在接触中国绘画的时候就应该明确它的绘画工具都有哪些?各种不同的画法都能体现什么样的思想感情。其次,每幅美术作品都有一定的喻意,它的涵义是什么?

难点:树立正确地欣赏观念,提高审美意识,不以狄狭隘的审美观看待美术作品。

教学过程:

一、导引目标,激发兴趣

首先,把自己准备好的国画作品展示给同学们看,把他们的目光吸引过来。接下来看过作品后大家都知道那些是国画哪些是油画,问一问同学们想不想知道?今天我就来告诉大家。

二、创设条件,自主参与

分别的介绍作品的内容和具体要表现的含义。如果你是作者你会把画面设计成什么样子的呀?你都想在画面上画什么呀?

例:如果我是作者,我就要把天空画成红色的,因为它向征着热情等等。

三、组织教学,体验发现

欣赏《捣练图》和《倒牛奶的女仆》等(课件展示)。(学生讨论)油画和国画一样都追求细腻逼真的效果,所不同是的油画注重光源的表现,有强烈的立体感,而国画也有生动真实地表现,可它往往不交代光源的来向。到底是国画美还是油画美?引用潘天寿的一句话,说明不管是西方绘画还是东方绘画都很了不起,国画和油画就像是两棵不同的树上开的不同的花,都很美却美的不同。我们作为中国人,应当热爱自己的文化,但我们也不能说只有我们的画才是好的,要学会欣赏多样的美,相互学习,取长补短。

课件展示工具和颜料,并展示国画和油画已经装裱好的作品,了解中西方绘画在长期的发展过程中,不但工具材料不同,而且还受政治、宗教、哲学等因素的影响,使传统的中国画和传统的西方绘画各有特点,并形成两大体系。

四、引导创新,应用实践

通过今天的美术课大家都掌握了什么知识?要想表现作者不同和心里情感。我们应该用怎样的方向尝试用不同的角度去思考问题?如果我要画一幅作品,我应该怎样去体现。

五、反思小结、巩固提高

让同学们自己去总结作品用自己的观点去解释同时在掌握了最基本的中国绘画的工具和分类外我们更应该进一步的去挖掘更加深刻的东西。

六、研究性作业:

试论中国画欣赏教学 第3篇

一、新课程下的中国画欣赏教学

《全日制义务教育美术课程标准 (实验稿) 》注重美术课程与学生生活经验紧密关联, 使学生在积极的情感体验中提高想象力和创造力, 提高审美意识和审美能力, 增强对大自然和人类社会的热爱及责任感, 发展创造美好生活的愿望与能力。

根据美术学习活动方式, 《标准》划分了“造型·表现”、“设计·应用”、“欣赏·评述”和“综合·探索”四个学习领域。“欣赏·评述”领域是指学生对自然美和美术作品等视觉世界进行欣赏和评述, 逐步形成审美趣味和提高美术欣赏能力的学习领域。除了通过欣赏获得审美感受之外, 还应用语言、文字等表述自己对自然美和美术作品等视觉世界的感受、认识和理解。中国画欣赏是欣赏评述课程中的重要组成部分。

二、如何指导小学生进行中国画欣赏

小学生欣赏中国画最难理解并感受到的可能是中国画的气韵, 而这恰恰也是中国画欣赏的核心问题之一。气韵生动是“六法”中最重要的一法, 就是指画面形象的精神气质生动活泼, 活灵活现, 鲜明突出。也就是“形神兼备”。中国画的要求, 不仅要描绘出对象的外形, 而且还要表现出它的精神。人物有精神, 山水、花鸟也有精神。达到神似, 就能气韵生动。

谢赫的六法论是中国古代品评美术作品的重要依据, 同时也是画家创作的依据。儿童和成人在认识一件作品上虽有认识深度上的差异, 但并非要因此另立欣赏的标准, 我们教学工作者思考的应该是如何把六法论的内涵通过合理的方式, 转化到小学美术课堂中, 这就必须要讨论一下教学方法了。

三、小学中国画欣赏教学的方法探究

1.现行的教学方法介绍

欣赏教学的方法有许多, 比如讲授法、呈现法、讨论法、情境法等, 教师应根据不同的教学需要选择不同的教学方法。

(1) 故事讲授法

儿童对某件事发生兴趣, 感情会兴奋、愉快、欢乐;如果没有兴趣, 他们会产生厌恶、痛苦、烦闷等消极的对立的情绪。对于美术, 尤为重要, 只有学生有了浓厚的兴趣, 才能使美术教学更顺利地完成, 提高教学质量。举例来说, 从中国画的内容入手, 选择故事性强的作品进行欣赏。“讲故事”严格的讲是文学性欣赏, 与美术作品更强调视觉形式欣赏还是有距离的, 但对于初步接触中国画的学生来说, 却是十分必要的。通过对作品内容的欣赏, 抓住学生学习的兴奋点, 把学生牢牢吸引到教学内容之中, 使学生可以直观、具体、真实地建立起对作品的感性认识, 从而使一幅抽象的作品在学生们面前变得鲜活生动起来。

(2) 情境教学法

课堂教学中的情境教学指在教学过程中为了达到既定的教学目的, 制造或创设与教学内容相适应的场景或氛围, 引起学生的情感体验, 使学生仿佛置身其中, 从而使学生在自然的状态中完成既定的教学任务, 达到既定的教学目标。将情境教学法引入美术教学活动后, 可以改变以往程式化的教学步骤, 根据不同的教材内容有选择性的创设音乐情境、引入社会情境, 使孩子们愉快地在不同题材的美术活动中发展了语言表达、语言组织等多方面的能力。

在中国画的欣赏过程中, 教师可播放一些中国的古典音乐来启发联想, 并借助古诗词描述出一幅幅清丽、淡雅的中国画, 以此内化学生的情感体验。因为中国古诗词、中国的古典音乐、中国画三者都善于借景抒情, 托物言志, 达到情景交融的艺术境界。所以借助古典音乐、古诗词既可以渲染学习气氛, 又能帮助学生通过情感联想理解中国画的艺术特色。采用美术与音乐、舞蹈、电影、文学等多种艺术形式相结合的方法来进行教学, 可以达到更好的课堂教学效果。

2.其他教学方法的探究

(1) 利用博物馆进行教学

博物馆的美术教育在典雅优美的艺术氛围中, 以独特的教育方式, 使人在宽松的环境中接受高品位艺术的潜移默化的濡染。美术作品的复制品固然能使人赏心悦目, 但只有站在原作前, 儿童才能真正地感受到作品的艺术感染力, 才会兴奋、激动, 获得强烈的印象。在原作面前, 儿童的眼睛能够触摸画面, 想象作者一笔一划作画时的情景。这样, 学生不仅可对古旧书画有一种亲切的直观认识, 还能感受了解到中国画装裱艺术对作品整体效果的影响。如果再去展览大厅看画展, 更能体会到展厅布置对中国画的欣赏也有着积极的作用。许多中国画原作比印刷品要大, 尤其是当儿童去欣赏山水画的时候, 他们一定会惊叹祖国壮丽的山河和画家精湛的技艺。博物馆中陈列了许多精美的工艺品, 无论是造型还是工艺品上面描绘的图案都有其独特精致的方面, 它们同样展现出了中华民族的艺术魅力, 对学生来说欣赏这类工艺品又是一次美的体验与感受。

博物馆的学习有整体浏览, 有针对某一作品或某一画派、某一时期、某一画家、某一题材等多种欣赏目标而进行的参观, 参观前学生应有充分的准备, 有对作品的前理解。美术作品是学生理解的对象。在理解活动中, 接受者首先必须对美术作品的类型有一定的熟悉和相应的知识, 其次对美术史的发展, 各个时代美术作品的题材、风格、思潮的特点以及它们之间的先后顺序、相互影响等有一定的了解。这些知识的掌握不一定是从教师那得到的, 学生可以自主的通过查阅书籍资料或网上搜索来获得答案。这样, 在对美术作品进行理解时, 就能把它们放在一个大的前理解的背景上来进行。最后, 欣赏者对现实生活的经验、感受和理解, 同样也会作为前理解的一个重要部分参与到对美术作品的理解中来。在活动过程中, 教师应尊重学生对作品的评价, 鼓励学生相互交流评价, 对学生的评价积极的引导, 恰当的鼓励。那么当学生走出博物馆的时候, 他们是有所收获的。

(2) 利用乡土文化资源进行教学

教师可以事先了解当地有哪些有名望的中国画家。课堂上可以讲述当地中国画家的生平, 他生活的社会文化背景, 介绍他的作品。课外还可以参观画家的故居, 知晓他生活的环境, 从而有助于理解他创作的来源及意图。本土文化贴近学生的生活, 易引起学生的兴趣, 应将其最大化、最优化的运用于美术教学中。

摘要:中国画是我们中华民族艺术的重要组成部分, 小学美术课堂作为传承国画艺术文化的途径之一, 因此小学阶段的中国画教学具有一定的研究价值。本文从新课程下的中国画欣赏教学入手, 对教学进行分析与阐述, 并结合古人对中国画的评论标准来探讨中国画欣赏教学的方法。

关键词:小学美术,欣赏教学,中国画

参考文献

[1]郭玫宗.中国画艺术赏析[M].北京:中国纺织出版社, 1998.

[2]洪丕谟.点击中国绘画[M].上海:上海美术出版社, 2004.

[3]杨景芝.美术教育与人的发展[M].北京:人民美术出版社, 2003.

浅析中国画欣赏 第4篇

[关键词]中国画 作品欣赏 品画艺术

中国画是中国传统民族绘画的统称,也称国画或水墨画。它以墨为主要颜料,以水为调和剂,以毛笔为主要工具,以宣纸和绢帛为载体的具有民族特色的特有画种。它植根于华夏浓厚的文化沃土之中,跨跃不同时空,历经萌芽、发展、成熟、创新、再发展的诸多不同阶段,形成了融汇民族文化素养、思维方式、审美意识和哲学观念的完整的艺术体系。它与西方的油画形成了两座并峙的艺术高峰。

一、欣赏作品要看气韵

早在1500年前,南齐的谢赫就提出了品画艺术的标准“六法”论。即“气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写”六项法则。气韵生动,是对作品的总体要求,是艺术达到的最高境界,也是品评、赏析中国画的主要原则。

气韵,在传统中国画中,是指神气与韵味的总和。石涛曰“作书作画,无论老手后学,先以气胜得之者,精神灿烂,出之纸上”。元代杨维桢指出:“故论画之高下者,有传形,有传神。传神者,气韵生动是也。”清代唐岱谈到:“六法原以气韵为先,然有气则有韵,无气则呆板矣。”清方薰则说:“气韵生动,须将生动二字省悟,能会生动,则气韵自在”。由于历代艺术家的分析、总结,气韵生动成了绘画的首宗要义,成为画家在创作中追求的最高目标,也成为中国画品赏的主要准则。

二、欣赏作品要看笔墨

“六法”中,谢赫将“骨法用笔”列在第二位。“骨法”在中国画中指的是运用线条作为骨架进行造型的方法。它融合了汉字书法中用笔的规律和美学原则,体现出线条的力度、质地和美感。通过不同的线条去体现笔墨的动态、势向、韵律、节奏,以写神、写性、写心、写意为目的。

中国画以线条构成,是与中国艺术家对线条的情有独钟和独特感受分不开的。我们绘画的先祖认为,以点作画易于零散、琐碎,以画作画易于模糊、平板,用线最易捕捉物体的形象及动感,最适宜发挥毛笔、水墨、宣纸绢帛的特性。可以说,线条是中国画家独到的艺术语言,是中国画的灵魂。

用于绘画的线条是有生命力的。千百年来,中国艺术家伏案笔耕,利用不同的笔法书写着粗细、曲直、刚柔、毛涩、疾徐、虚实、顺逆、繁简等不同质地、不同感觉的线条,并用这些含情线条的渐变、排列、组合、交搭、分割、呼应,在画面上构成造型的诸多形式。抑扬顿挫、疏密粗细、快慢虚实、浓淡干湿、无不显现着画家的才思、功底。

笔韵是中国画家追求的较高境界。运笔时所表现出的一种内在节律,情感起伏,通过气与力的统一变化而形成用笔的韵律感和节奏感,亦是画家心弦的拨动。笔力、笔气、笔韵是有机的统一,以气统力、统韵,以韵助气、助势,三者完美的结合,方称上佳的用笔。或浑厚苍劲、刚健挺拔或含蓄内敛、简约空灵、飘逸洒脱,无不是画家千锤百炼,用心血和汉水浇灌的结果。

中国画以墨为主、以色为辅,是其基本特点。笔墨二字几乎成了中国画的代名词。如果说西画是体、面和色彩的交响,那么,中国画就是点、线与水墨的协奏。墨分五色,释为焦墨、浓墨、重墨、淡墨、清墨五大色阶,并由五种色阶之间(加水量多少)形成的无数细微的渐变。唐代张彦远在论墨时说:“草木敷荣,不待丹绿而采,云雪飘扬,不待铅粉而白,山不待空青而翠,風不待五色而卒。是故运墨而五色俱,谓之得意。意在五色,则物象乖矣。”说明墨不仅能决定形象,分出明暗,拉开距离,代替色彩,还能制造画面的气氛。中国画家深谙绘画要旨,认为画面太枯则有燥气、画面太湿则无生气,墨无变化则僵滞死板。因而数块浓墨必以淡墨破之;一片淡墨必以浓墨破之;一片枯墨必以湿墨润之;一块湿墨必以枯墨提醒。观其面目时往往尚未看清具象形态,就已被画面笔墨中溢出的抽象意韵所感染。在欣赏中国画时往往也从这里入手。

在中国画创作过程中,始终离不开墨。用墨有几种主要方法,泼墨法、积墨法、破墨法、宿墨法、渍墨法、蘸墨法,等等。好的画无不在用笔、用墨、用线、用水方面有高妙之处,在画面上显现出浓淡干湿变化。古人说的好,“干裂秋风,润含春雨”,就是这个道理。

三、欣赏作品要看构图、形式

中国画的构图有多种形式,也有多种提法,习惯称谓“章法”、“布局”。东晋顾恺之称之为“置陈布势”,谢赫则称之为“经营位置”。提法虽不一样,但其意相同,即作者将要表达的内容与形式加以组织、安排,构成一个体现个性、呈现气势、和谐统一的整体画面。一幅作品境界或高或低,或奇或特或平庸,构图至为关键。

构图法则有其自身规律,最主要的规律就是辩证法中的对立统一。凡符合对立统一规律的作品,就耐看,就有美感,就有吸引力,反之,美的因素就会大打折扣。构图的来源是生活,是眼界,是修养,是格调。构图具有极大的灵活性,因为中国画使用独特的散点透视法。用这种透视法来展现绚丽多姿的世间万物,给作者带来极大的自由性和灵活性。它不受时间和地点的限制,不求物体具象,只求构思和形象入“理”。

中国画讲究稳中求奇,险中求稳,着意对比,打破对称,形成一个富有节奏的协调整体。大多采用“三七停”起手法则,把主体物象放在三七点上,对打破均衡起到至关重要的作用,也易于形成韵律节奏,给观者以视学美感。

中国画博大精深,源远流长,融诗、书、印于一炉。宋人邓椿说:“画者、文之要也。”“画到极至”谈何容易,能创作出一两件与众不同,经得起历史检验的作品并非易事。因循守旧不行,越雷池甚远也不行;不师古人不行,师古不化也不行;不师自然、不师心不行,走捷径、搞旁门左道更不行。

绘画有高有低,因而就有了不同时代的品评标准。张怀瑾提出了“神、妙、能”三品,朱景玄提出了“神、妙、能、逸”四品,黄修复则强调“逸、神、妙、能”四格,张彦远定了“自然、神、妙、精、谨细”五品级。不论是神行逸后,还是逸先神后,都说明中国画始终追逐着高品位。充满着美学意识,自我意识,在借鉴传统的基础上艰难探索,力求创出个人高雅的风格,力争呈现出更加自然的气息。

看画还要远观其势,近取其质。利用不固定的视距、观其物象。远看大势气韵,近看点线质量。“六法”精论,是画学传统的金科玉律。在中国绘画史上这一理论具有无法憾动的深远作用。也是时下评价、品赏中国画的根本法则。凡属画人必受这一法则的约束和检点,用这一法则鉴赏,评价中国画作品,其高低自可辨也。

参考文献:

[1]钟孺乾.绘画迹象论.北京:人民美术出版社,2004.

[2]裴玉林.中国画的墨与水.沈阳:辽宁美术出版社,2001.

《中国美术欣赏》教案 第5篇

郑宜平

中国美术欣赏 第一章 史前时代

一、概述

史前时代,由于当时人们以石器作为主要生产工具,所以在历史学上又叫石器时代,属于社会发展史上的原始社会阶段。石器时代分为旧石器时代和新石器时代两个时期。使用打制石器的时代为旧石器时代,使用磨制石器的时代为新石器时代。这一历史时期里人类生活资料的主要获得方式是狩猎和采集。大自然的力量使原始人产生一种万物有灵的自然崇拜意识,这种意识从它产生的那天起就一直是艺术发生和发展的肥沃土壤。同时,在原始美术创造过程中人类不仅逐步培养造型技能,还逐渐萌发了审美意识形态。

二、彩陶

彩陶是指绘有黑色、红色等装饰花纹的陶器,它以色彩与装饰取胜,故称“彩陶文化”。因为彩陶最早在河南渑池仰韶村发现,所以又称“仰韶文化”。(“红色”为赤铁矿颜料,“黑色”为“锰化物”。)

(1)器型: A.圆底盆、卷唇盆最常见,B.尖底瓶,瓶口成“葫芦”状。C.菱形壶(又称“船型壶”),二头尖,中有网状纹样,二肩有耳。

(2)装饰纹:以鱼纹、人面形纹最具特色,此外还有蛙纹、鸟纹及折线、三角纹、斜线纹、菱形纹、辫形纹等几何图案。半坡装饰花纹,一般均以直线组合成直边三角形,很少运用曲线。“鱼图腾”有关的氏族徽号。鱼体分割、抽象、重组。早期为单体写实鱼纹 晚期复体抽象几何鱼纹。图像学分析为原始氏族的宗教信仰,从图像“人鱼共生”关系看有祈求图腾保佑“捕鱼丰收”的巫术行为,人面鱼纹多装饰于翻唇浅腹盆的内壁,人面作圆形,耳或作对称上弯钩或饰两鱼纹,鱼周身以短浅或小圆点装饰。

②庙底沟型:是在半坡型基础上发展而来,它的分布也以陕西关中平原为中心,向四周更广阔发展,东到河南西部及山西南部;西达甘肃及青海东部。

(1)造型:以大口鼓腹小平底钵、大瓮为主。

(2)装饰:图案都画在陶器外表面,纹样以鸟纹居多,另有带状纹,垂弧纹,圆点纹,网格纹和羽状叶纹等,多以直线与曲线结合,形成曲边三角形。

③马家窑型:由庙底沟型演变发展而来,主要分布在甘肃、青海的部分地区。器型:以壶、罐、盆为主,多为大口鼓腹型。

装饰纹:绘彩部位多在陶器的口、颈、肩与上腹部位,纹样经几何形图案最多,动物和莆田学院艺术系

郑宜平

人物次之。几何纹中一类为斜线、竖线或平行线,一类为斜方格、棋盘格和网纹,还有一类是叶状纹样,另外三角、锯齿、流苏也很常见。

装饰特点:

(1)满饰:从口沿至底部,几乎都饰满花纹,显得丰满华美。

(2)内彩:即内壁绘彩,也有内外加彩的。

(3)点和螺旋纹:点纹的运用使装饰面产生定点与核心的效果。点的外围饰以螺旋纹产生强烈的动感,给人旋转而流畅艺术感受。

《吕氏春秋·古乐篇》:“昔葛尤氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阙。一曰载民,二曰玄鸟,三曰逐水草,四曰夺五穀,五曰敬天神,六曰达帝功,七曰依地德,八曰总禽兽之极。”似已说明原始歌舞兼有模拟生产劳动的特征和宗教祭祀的功能。

④半山形:以首次发现于甘肃宁定县半山地区而得名,它是彩陶工艺鼎盛期的产物,是陶器中最精美的一类。

(1)器形:主要是短颈广肩鼓腹的壶罐类;罐体圆而微扁,近似球形,小口,较短而略向外张的直颈与壶身形成曲线与直线的鲜明对比,造型饱满而凝重。

(2)装饰纹样:以螺旋纹,锯齿纹为主,也有贝纹、斜纹、垂弧纹,葫芦纹等,且旋纹的旋心扩大,内又装饰各种精细花纹,花纹套花纹的半山纹样更有变化的节奏美。

(3)装饰特点:图案丰富且繁密,且突破以前只用黑色纹饰而出现大量红色彩绘纹样,红黑交替出现,形成更为鲜艳亮丽的装饰效果。

⑤马厂型:是继半山型之后发展而来,发现于青海东都县马厂沿而得名。

(1)器型:造型更多样丰富,器体加高,宽度移向肩部,增加了盖、流、提梁、纽等部件,以提高器物的使用功能。其中小口双耳罐最典型。

(2)纹饰:纹饰图案主要以“直线”构成,刚健庄重并趋简略。纹饰母题有网格纹,旋纹,菱形纹,回纹等,而以“人形纹”最流行。纹饰粗犷,刚劲,豪放,注重大效果。

“人形纹”——在学术界又称蛙纹,也称“谷神纹”。早期有头、身、手、足,手足都有五指,屈腿直立;中期头部消失,只留躯干,肢节增多;晚期仅留指爪或三角折线纹。马厂“人形纹”是原始社会宗教图腾的标志

第二章 夏商周

一、概述

农业与手工业分工,私有制出现,国家机器奴隶制阶级社会产生。夏商周史称三代,是莆田学院艺术系

郑宜平

中国有文字记载的历史的开端。约公元前21世纪,以夏启为开端,黄河流域的部落联盟首领由“禅让制”变成“世袭制”从而“传子不传贤”,中国社会也由原始社会进入了奴隶社会,建立了我国历史上第一个朝代——夏朝,夏人的活动中心是河南西部和山西南部一带,以河南偃师二里头,郑州洛达庙为代表的“二里头”文化相传为夏文化代表。公元前17世纪黄河下游的商人汤推翻夏桀的统治在今河北河南山东等地建立商朝,商后期,河南安阳小屯一直是它的王都又称“殷墟”。公元前11世纪活动在陕西、甘肃一带的周武王率部灭商纣建周朝,定都西安丰镐,后迁都洛阳,公元前770年周朝分为西周和东周两个时期。公元前221年北方的秦国统一六国,建立了中国历史上第一个中央集权的国家,它宣告先秦时期的结束。

周武王灭商纣王,建立周朝,他自称天子,周朝制度是实行分封制、世袭制、等级制。即周天子王位由嫡长子继承。天子的庶子分封为诸侯,诸侯也由诸侯的嫡长子继承。他们形成一种宗法体系,掌握着政治,经济,军事大权。《齐语》:“士之子恒为土,农之子恒为农,工之子恒为工,商之子恒为商。”这种位次尊卑的等级制度,反映在祭祖、服饰、器物、宫室、车马等方面,都有着严格的等级规定,不可僭越,否则严惩。这种森严的国家制度(等级制),给周代工艺美术的发展以极大影响。

伴随社会分工的扩大,青铜冶铸、制陶、玉石骨牙雕刻、漆器及纺织等手工业的技巧日益精湛。这一时期以青铜器的艺术成就最为突出,故有青铜时代之称。

二、青铜艺术

青铜指用天然红铜加入锡的一种合金,因颜色灰青,故名青铜。青铜器造型多仿自陶器。

青铜器的品种:据其用途分烹饪器、食器、酒器、水器、杂器、兵器、乐器工具等八类,除实用及祭祀外,还作仪仗、陪葬品。

(1)烹饪器:即蒸煮器,鼎、甗、鬲

①鼎:煮肉器,多圆体,三足,双耳,亦有方体四足者如司母戌鼎,它不仅是实用生活用品,还是权力、地位的象征,传说禹制九鼎以象九州:天子用九鼎,诸候(卿)用七鼎,大夫用五鼎,士用三至一鼎。

②鬲:煮粥器,由陶鬲而来,袋状款足。

③甗:蒸锅,上蒸下煮两用锅。上部为甑,盛食物,下为鬲,煮水。河南安阳妇好甗,其中有件为三联,重138公斤,下部为六足长方形器身,上为三甑,装饰有龙纹,夔纹,回纹(云雷纹),蛙纹等。

(2)食器:以簋、碗盛食物。产生于商代,最早为碗形圆足,后才有耳盖。莆田学院艺术系

郑宜平

(3)酒器:商人嗜酒,各类酒器制造工艺发达,有爵、角、壶、觚、觯、卣、觥、彝等。周人禁酒,在商代发达的酒器在周代后期渐为消失。

(4)水器:盛水,如盆,有鉴、盘等。

(5)兵器:矛、斧、刀、矢镞等

(6)乐器:鼓、钟、铙等。编钟是乐器中的主角,大钟单独悬挂,称为特钟。大小配套悬挂,称为编钟。湖北随县出土的“曾侯乙编钟”为公元前433年楚国铸造,其中纽钟19件,甬钟45件,镈钟一件共计65件,分三层八组悬于钟架上。每件钟都能演奏双音,曾侯乙编钟是乐器中最为壮观的发现,反映出“钟鸣鼎食”的恢宏气势。

三、青铜器的装饰纹样:

商代青铜器装饰花纹以动物纹为主,辅以回纹(云雷纹)、方格纹,乳钉纹,弦纹等。商代青铜器上众多的发达的动物纹样,其图像学上的意义正在于“用能协于上下,以承天休”的宗教性。周代青铜器流行窃曲纹,环带纹,重环纹等抽象几何纹样,风格趋于质朴洗练,疏朗畅达,富于韵律节奏美。

1、兽面纹:

①饕餮纹:为商青铜器主要纹样多作主纹,《吕氏春秋·先识览》:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及己身,以言报更,戒之在贪也。”《左传·文公十八年》:“食于饮食,侵欲崇侈„天下之民以比三凶„”主纹饕餮纹,形成为一个兽面,大眼、有鼻、双角,也有用相对的两个夔纹组成。商人“殷人尊鬼,率民以事神,先鬼而后礼。”商代青铜器主要是祭祀礼器,这种装饰应与祭祀有关,兽面纹当为牛、羊、猪、鸡等作为祭祀牺牲形象的抽象化,象征化,并予以综合变形处理,其宗教意义社会意义大于其审判意义。有吉祥、威猛、勇敢、公正、避邪驱鬼之义。

②夔纹:近似龙纹的怪兽纹。《山海经·大荒东经》:“有兽状如牛,苍身而无角,一足,出入水则必风雨,其光如日月,其声如雷,其名曰夔„”

③龙虎纹:龙纹是我国装饰纹样中应用最久的纹样,最早见于青铜器,巨首有两角,蛇身有鳞。《说文》:“龙,鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊。”商周青铜纹饰大量“龙虎”形象,河南濮阳与湖北黄梅新石器遗址发现以蚌壳和鹅卵石摆成的龙虎形象,说明中国很早就对“龙虎”的飞升能力有了认识,“人头置于虎口处”寓有“御兽升天”观念。西方有些人类学家还注意到环太平洋民族中广泛存在人形与张开兽口共存的装饰纹样,并把张开的兽口解释为天与地两个世界的象征,处于兽口的人即“通过动物协于上下”的巫师。莆田学院艺术系

郑宜平

在商周,巫觋担负代表王族与天地沟通的使命,人兽纹刻于商周宫廷礼器上,反映商周宗教祭祀中动物助巫师与天地沟通的密切关系。

四、青铜器发展演变 商代青铜器

商代青铜器的发展可分为两个阶段:商代前期,是从新石器时代脱离出来形成自己风格的时期;商代后期,这是整个青铜器发展的鼎盛时期。这一时期的青铜器基本上体现了“礼器”的性质,蕴藏着深刻的宗教与政治意义。常见的种类主要是食器和酒器,常用的纹饰有饕餮纹、夔纹、龙纹等动物纹样以及几何纹样。

商代青铜器造型以庄威、典雅、厚重、古朴为主要特征。早期的纹饰铸造比较浅,无底纹图案,后期就逐渐趋向繁缛华丽,主要纹饰基本上是浅浮雕,并有繁华的底纹。西周青铜器

西周青铜器不重装饰而重记事,铭文逐渐增多,后代称之为钟鼎文。具有狰狞恐怖的饕餮纹,神秘的龙夔纹逐渐变为自由、朴素单纯的环带纹,窃曲纹、垂鳞纹、蛟龙纹等,加上长篇的铭,形成了西周后期青铜器典雅、朴素、简练的面貌。大克鼎和毛公鼎是这一时期出土的青铜器的代表。春秋战国时代青铜器

春秋时代地方性的经济和政治中心不断发展,各诸侯国的铸器增多,形成不同的地区风格,新工艺也不断出现,如模印法,失蜡法,金银错等。王子午列鼎花纹繁密而剔透,器形奇巧而富丽,标志着失蜡法的卓越成就。鹤莲方壶,壶身遍布蟠曲龙纹,两旁有镂空的龙形双耳,壶口有双层莲瓣中央立一鹤,展翅欲飞,工艺非常精湛,反映了春秋大变革时期的时代风貌。三星堆的新发现

成都三星堆村发现的古代遗址,出土了大批玉器、金器、象牙等珍贵文物距今大约5000年至3000年以前。

最引人注目的是巨大青铜面具和青铜人头像。这些面具或头像具有异乎寻常的性质。眉毛宽大粗长浓厚,眼睛略呈现为倒三角,鼻子是一个挺拔的三角形。双耳较大,有装饰图案化的感觉,其另一个特征是巨大的突出的双眼造型,这种类似螃蟹眼睛纵向突出在外的双眼造型十分独特。其中一个青铜立人像的双手极为夸张,呈抱握状。他代表的是巫师一类的人物,在下民眼中,他同时也是“神”,是集神、巫、王于一身的最具权威性的领袖人物,是神权与王权最高权力的象征。这件青铜立人像是迄今为止中国发现的年代最久远、也是莆田学院艺术系

郑宜平

最高大的青铜人像。

三星堆青铜器的发现,对中国青铜器时代具有划时代的意义,将使得我们重新思考和认识中国的“两河”古代社会文明,究竟是相互影响还是各自平行发展。

第三章 秦汉

一、概述

秦汉是中国封建社会的上升时期,其美术以政治功能为主,并有浓厚的现实主义及浪漫主义色彩。1.秦朝:公元前221年,秦始皇统一中国,定都咸阳,建立了中国历史上第一个中央集权制的封建大帝国。政策:统一文字,统一度量衡、货币,推行郡县制等。艺术:强调艺术为政治服务,用以宣统一,显王威,享富贵。

2.汉朝:西汉、东汉两朝历时400多年,是我国统一的多民族封建国家的巩固发展时期,也是汉民族文化确立时期。政策:西汉初实行“轻徭薄赋,休养生息,无为而治”的统治至汉武帝时期(前140年—前89年),是西汉王朝全盛时期,先后开辟通往西域及南海的道路,促进了中外经济文化的交流。丝绸之路,简称丝路。是指西汉时,由张骞出使西域开辟的以长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并联结地中海各国的陆上通道。因为由这条路西运的货物中以丝绸制品的影响最大,故得此名(而且有很多丝绸都是中国运的)。

两汉实行“察举孝廉”的取仕制度,并采取董仲舒的建议“罢黜百家,独尊儒术”,杂糅了“阴阳五行”等学说,用“天人感应”,“君权神授”,“三纲五常”等理论维护大一统的封建秩序的稳定。艺术:强调艺术“善以示后,恶以戒世”的教化功能。秦汉美术以其丰富多彩的艺术形式,雄浑博大,奔放有力的艺术风格,表现了广阔无垠的宇宙意识,体现了浪漫主义与现实主义相结合的时代精神及审美理想。

二、汉代画像石、画像砖

画像石(砖):指官宅墓室或祠堂(庙)建筑中刻画或模印着各种装饰画的石材、陶砖。(石多刻画,砖多模印)遗存至今的画像石(砖)以汉代的作品数量最多,艺术水平也最高。这些作品构图简练,线条明快,形象拙朴,气势豪放,是汉代颇具时代特色的艺术代表。

丰富的题材内容:古帝王圣贤、历史故事、神话传说及关于衣食住行等社会现实生活的内容。它们几乎包罗万象,以生动形象再现了汉代社会面貌,为研究汉代政治、经济、文化、艺术提供了众多实物资料。

(1)、神话传说:①伏羲女娲像:是人面蛇身的人类始祖神象征。伏羲:又曰庖牺,据《拾莆田学院艺术系

郑宜平

遗记·春皇庖牺》云:“庖者包也,言包含万象,以牺牲登荐于百神,民服其圣,故曰庖牺,又曰‘伏戏’。”他为“三皇五帝”之首,发明八卦以通神明之德,以类万物之情,并结绳为网,教人打渔狩猎。女娲:《说文》“娲,古之神圣女,化万物者”。②东王公,西王母:长生不老药的拥有者。西王母“其状如人,豹尾虎齿而善啸,居昆仑之丘„”她从不死树采摘果实由玉兔仙人捣炼成不死药。东王公则为众神之首,“长一丈,人形鸟面而虎尾,载一黑龙„”③四灵:“青龙、白虎、朱雀、玄武”,古人视之为天上的四个神灵,分布于“东、南、西、北”四个方位,起着“定四方”作用,汉人尤喜四神,壁画、帛画、铜镜、瓦当、印章常见到它们。a.龙:蛇部落合并其他部落吸取图腾中的个别部分,如马的头、鹿的角、鸟翅、鱼鳞、兽足等组合而成(“有角”为虬,“无角”为螭,“独角”蛟),龙成为中华民族的图腾象征。b.虎:“虎者,百兽之长,能执博挫锐,吞食鬼魅”,“德政”方出。c.朱雀:凤凰。鸡头、蛇颈、龟背、鹤翅、五彩色,高七尺百鸟朝凤,为鸟中只王,吉祥幸福标志。d.玄武:其一为龟蛇合体,其一,玄武即龟,传说神龟可活五千年到一万年,因其长寿故此古人认为它有先知先觉功能,常以龟甲来占卜吉凶并敬龟如神,仰其长寿。古人将东西南北中分别以青白赤黑黄五色相配属,四灵各占一色北方为黑色,龟即玄武。④日、月、星像:羲和主日,常羲捧月,后羿射日,嫦娥奔月等,以“阳乌”代表日,以蟾蜍表月,日、月同现为吉祥,且出现日、月交食形象,另有北斗七星、二十八星宿、彗星等天文图。(2)、历史故事:为汉代美术重要题材之一,起“善以示后,恶以诫世”的作用,政治色彩浓郁,如曹植论画曰:“观画者,见三皇五帝,莫不仰戴;见三季暴主,莫不悲惋,见奸臣贼子,莫不切齿;见高节妙士,莫不忘食,见忠臣死难,莫不抗首;见奸夫淫妇,莫不侧目,见令妃顺后,莫不嘉贵,是知存乎鉴戒者图画也”。画像砖石所绘历史多为古帝王,孝子烈女,忠臣义士故事:①二桃杀三士:春秋齐景公,晏子以二桃杀三勇士(杀兽的公孙接,杀敌的田开疆,救主的古冶子。)②荆轲刺秦王,还有孔子见老子、闵子骞失棰、鸿门宴、完璧归赵、曾母投杼等故事。

(3)、现实世界:与历史故事在时间上的回顾相对映的是对现实世俗生活的津津玩味和充分肯定。这是一幅幅更丰富生动的画面,既有上层社会的宴饮、出行、狩猎、祭祀等,也有下层劳动者收割、冶炼、屠宰、庖厨、杂技百戏等场景,饱含古代艺人对生活的饱满热情。

三、东汉陶俑

汉陶塑题材丰富,形象更加生动,广泛地反映了当时社会现实生活状况和人们的精神面貌。东汉时期的俑,尤以四川地区出土的陶俑具有鲜明的艺术特色。

四川成都天回山崖墓出土的一件击鼓说唱俑,它是汉代陶俑中最为引人注目的杰出作莆田学院艺术系

郑宜平

品。这是一位民间说书艺人的生动形象。作者出色地表现了艺人在说唱时那种兴奋激昂的神情和动态,足可以使观众产生丰富的联想并引起心灵上的共鸣。说唱俑席地而坐,头部硕大,裹着头巾,前额布满皱纹,赤膊跣足,左臂环抱一个圆鼓,右手高扬鼓锤。这个说唱俑的表演仿佛已经进入了高潮,他得意忘形,神情激动,表情夸张,竟不自觉地手舞足蹈起来„„这是多么令人激动的场面!虽然人们并不了解他说唱的具体内容,但一看到这位热情、乐观、充满生命活力和幽默感的艺人,都会发出会心的微笑,甚至可以想象到在这个说唱俑的面前,正有一群兴致勃勃的听众在倾听着他出色的表演!体现了汉代艺术家在写实的基础上,对客观物象透彻的观察和夸张的艺术处理能力。

可见,汉代的雕塑家们是多么富有创造力和想象力。他们并非简单地模仿生活中的场景,而是采用了极其大胆夸张的手法,着重表现说唱者那种特殊的神气。作者采用虚拟方式,通过欣赏者的联想作用,创造出一个隐含的充满戏剧性的精彩场面。这种虚拟中的戏剧性场面,本身也体现出汉代艺术所特有的生动活泼的气势。这件作品同时也是研究汉代民俗和陶塑艺术的珍贵史料。

1969年在甘肃武威雷台东汉墓出土了大批铜俑和铜车马,其中一匹铜奔马最为精致生动,它是一件惊世之杰作,即为人们所熟知的“马踏飞燕”,奔马高34.5厘米,长45厘米,整个造型比例准确,劲健雄强,充满非凡的生命力。姿态作昂首嘶鸣、飞跃奔跑状,三足腾空,一足踏在展翅疾飞的燕背上,正与古代诗人“扬鞭只共鸟争飞”的诗句相吻合。它是汉代雕塑浓郁的浪漫主义激情和精湛艺术技巧的结晶,也正是汉人勇武豪迈的气概和积极进取精神的形象体现。

马踏飞燕是中国古代青铜雕塑艺术中的稀世珍品,现在被用作中国旅游的标志图案。

东汉明器雕塑中的动物形象,也是栩栩如生,各具风采。

第四章 魏晋南北朝

一、概述

自公元220年曹丕代汉,至公元589年隋统一南北,史称魏晋南北朝。这是我国历史上一个分裂、动荡的时代,也是一个民族大融合、文学艺术获得巨大成就的时代。

汉末以来剧烈的社会动荡与变革,也引起了社会思想的深刻变化。汉时占据统治地位的儒家思想局部受到强烈的冲击,独尊儒术的局面终被打破,汉时就已传入我国的佛教,在这特定的历史时期,极度兴盛;长期以来被冷落的老庄思想,也被大多士族文人视为新的精神支柱,他们追求任诞放达的生活和超然物外的精神,清谈玄学之风弥漫。莆田学院艺术系

郑宜平

佛教的发展和魏晋玄学的兴起,对这个时代的美学思想和文学艺术产生了极为深刻的影响。“从这个时候起,中国人的美感走到了一个新的方面,表现出一种新的美的理想,那就是认为:‘初发芙蓉’比‘错彩镂金’是一种更高的美的境界„„。这是美学思想的一个大的解放,诗、书、画开始成为活勃勃的生活的表现,独立的自我表现。”文学艺术此时呈现出新的面貌,取得了辉煌的成就。在文学方面,出现了以曹氏父子为代表的慷慨悲凉,深沉隽永的建安诗文,以陶渊明、谢灵运为代表的寄以志趣情操而清切婉丽的山水诗。在文学批评、文艺理论方面,产生了见解独到的钟嵘的《诗品》、体大思精的刘勰的《文心雕龙》等一批文艺理论经典著作,并提出了许多新的影响深远的美学范畴和美学原则。

二、佛 教 美 术

1、佛教美术的兴起

佛教产生于公元前6至5世纪的古印度。佛教美术是为了传播佛教思想而兴起的。佛教在西汉传入中国内地。但是在以儒家文化为主体的汉代,佛教一般被视为道术的附庸,并无多大的市场。进入魏晋南北朝这个特定的历史时期,佛教和佛教美术便在我国迅速地兴盛起来。

西北丝绸之路是佛教文化最早、也是最重要的传播通道。我国著名的石窟,如新疆克孜尔千佛洞、甘肃的敦煌莫高窟、炳灵寺、麦积山,山西的云冈,洛阳龙门等石窟,都是沿古丝绸之路由西向东分布。应该说这个时期佛教美术的重头戏是在北中国展开的。

2、石窟造像

佛教雕塑按材质来划分,大致有铜雕、石雕、泥塑、木雕、陶塑、崖刻等几大类。在魏晋南北朝时代佛教造像中最能体现佛教艺术兴盛景象的,无疑是石窟造像。山西云冈石窟与敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟并称为我国古代三大佛教艺术石窟。

我国的石窟造像兴盛于魏晋南北朝,隋唐时与日俱增,一直至13世纪。我国石窟造像可谓遍布全国。除敦煌莫高窟外,其中规模较大,较有名的有山西大同云冈、太原天龙山、河南洛阳龙门、巩县石窟寺,甘肃天水麦积山、永靖炳灵寺,界于河北与河南间的响堂山,南京栖霞山等,均始建于南北朝时代。

三、绘画艺术

以老庄思想为核心内容的清谈玄学之风的兴起,是魏晋时期社会文化思想方面出现的一个重要现象,它导致了这个时期美学精神的重大转折。魏晋是一个**的年代,也是一个思想活跃的时代。新兴门阀士夫阶层社会生存处境极为险恶,同时其人格思想行为又极为自信风流萧散。士人们多独立特行,又颇喜雅集,他们所追求所欣赏的不再是汉人看重的外在莆田学院艺术系

郑宜平

功业、经学造诣和品性道德,而是一种任性放达,不拘于礼法,不拘泥于形迹,简略玄澹的人生境界,即所谓的“魏晋风度”。这个时代产生了令人模范景仰的书圣王羲之以及“竹林七贤”等清静无为,洒脱倜傥人物,他们代表的“魏晋风度”得到后来许多知识分子的赞赏。士大夫虚静超俗、睿智才情的内在精神和溢发于表的风姿、风采、风韵、风神,成为人们关注的中心。

一、承上启下的人物画发展

就现存的文献资料来看,宣扬儒家思想的三皇五帝、忠孝节义、祥瑞之类的题材仍占据重要地位。以世俗生活为题材的绘画在这个时期也不少。体现新思潮、反映老庄思想与清谈玄学和佛教思想的绘画也开始出现。

这个时期美术史上作出最初贡献的画家是曹不兴和卫协。这两位艺术家因开启了从汉代画风向魏晋范式转折的新风而留名画史。从美学的角度看,自卫协之后的一段时间内,绘画从汉代的古拙、雄壮的阳刚之美转化为巧密、婉约的阴柔之美,这正是人们审美心理和审美态度转化的结果

南北朝时期人物画特点及代表画家

1、顾恺之(约346—407年),字长康,小字虎头,东晋时人,出身世族家庭。少年时就以多方面的艺术才能闻名,并为上层人士所器重。他是个典型的士大夫专业画家,并有“三绝(画绝、才绝、痴绝)”之称

顾恺之的艺术成就表现在艺术创作和理论建树两个方面。继承发展了卫协精思巧密的艺术风格,将中国绘画以线造型的方法提高到一个新的高度。他用线紧劲连绵,线条运转优美流畅,富有节奏,如“春蚕吐丝”,似“春云浮空,流水行地”。顾恺之在绘画上的另一大特色是塑造人物不再单纯满足于外表的肖似和姿态动作的生动自然,而非常注重“传神写照”,善于表现人物的精神气质和性格特征,使他的作品有一种精润而生动的内在魅力。

留传在世的仅有他根据文学作品而创作的《女史箴图卷》、《烈女仁智图》和《洛神赋图》等作品的摹本。

《女史箴图》画卷是描写古代宫廷妇女的节义行为,标榜封建“女德”的作品。人物造型动态自然,表情变化微妙,体现了中古艺术的秀雅和高贵。此图中的线条循环婉转,均匀优美。女史们着下摆宽大的衣裙,修长婀娜;每款衣裙配之以形态各异、颜色艳丽的飘带,飘飘欲仙,雍容华贵。在整个人物构图上,均以细线勾勒,只在头发,裙边或飘带等处傅染以浓色,微加点缀,不求晕饰,整个画面典雅宁静又不失亮丽活泼,其卓越高妙的绘画语言是无懈可击的。莆田学院艺术系

郑宜平

《洛神赋图卷》是作者以曹植的文学作品《洛神赋》为脚本加以描绘的。曹植的原文借对梦幻之境中人神恋爱的追求,抒发了爱情失意的自我感伤。顾恺之以其丰富的想像力和卓越的艺术才能对文学作品进行再创造, 传达出无限惆怅的情意和哀伤的情调。画卷的开始便是曹植和他的侍从在洛水之滨遥望,站在岸边的曹植表情凝滞,一双秋水望着远方水波上的洛神,痴情向往。高高的云髻,被风而起的衣带,给了水波上的洛神一股飘飘欲仙的来自天界之感。她欲去还留,顾盼之间,流露出倾慕之情。初见之后,整个画卷中画家安排洛神一再与曹植碰面,日久情深,最终不奈缠绵悱恻的洛神,驾着六龙云车,在云端中渐去,留下此情难尽的曹植在岸边,终日思之,最后依依不忍地离去。这其中泣笑不能,欲前还止的深情,最是动人。

二、论画文章的出现:

东晋以来,系统的绘画理论著作接连问世,如顾恺之的《画评》、《魏晋胜流画赞》、《画云台山记》、宗炳的《画山水序》、王微的《叙画》、谢赫的《古画品录》、姚最的《续画品》等。其中谢赫的《古画品录》是以探讨人物画理论为主的专著,也是我国现存最早的较系统的美术史论专著,在画史上享有不朽的声誉。

谢赫与《古画品录》:谢赫生活在南齐时代(479-502年),是著名的人物画家和美术理论家,擅长肖像和仕女画,有敏锐的观察力和深厚的默写功夫。

《古画品录》是一部品评体的绘画史籍,保留了汉末以来的若干珍贵史料。文章首先强调了绘画的功能:“图画者,莫不明劝戒,著升沉,千载寂寥,披图可鉴。”指出绘画为封建统治服务是最基本的要求。提出了品画的艺术标准六法论: “

一、气韵生动是也;

二、骨法用笔是也:

三、应物象形是也;

四、随类赋彩是也;

五、经营位置是也;

六、传移模写是也。”

“六法”是一个互相关联的有机整体,“气韵生动”是品画的最高美学准则, 实际上是对顾恺之“传神论”的直接继承和发展,强调作品不仅要表现出人物外在形色,更要注重表现内在的精神气质和性恪特征,画面才有生动感人的艺术魅力。“骨法用笔”与“气韵生动”强调 通过用笔来提取人物的骨相法则(刻画容貌),进而揭示他的风神韵度,这是对顾恺之“形神”关系具体生动的解释。后面几法谈的是绘画的观察认识、施色、构图及学习方法。

谢赫的“六法”与顾恺之的“传神论”是一脉相承的,他们的理论奠定了中国绘画基本的美学原则和独特的表现法则。

第五章 隋唐

一、概述 莆田学院艺术系

郑宜平

公元589年,隋文帝杨坚统一了分裂270余年的南北中国,历史开始了新的进程。隋朝短暂的30年时间里,文化艺术不仅得到了复兴,而且还有所发展和创新,为一个辉煌时代的来临奏响序曲。

公元618年,李渊父子建立了唐王朝,揭开了中国古代最为灿烂夺目的篇章。从唐太宗李世民到玄宗李隆基统治时期,前后共约130余年,统治阶级采取休养生息,安定社会.发展经济的措施,社会生产已大大恢复并迅速发展。此时的中国,疆域辽阔,社会稳定,经济繁荣,文化昌盛。随着政治经济文化的发达,国际交通畅通无阻,中外文化交流日益频繁,唐代的科学技术、文化艺术对邻近各国甚至远及欧洲,都发生了深远的影响。同时,外国文化也大量输入中国,一些以往未曾东渐的域外宗教也被接纳。

至于流传已久的佛教,由于受到李氏王朝的推崇,更是空前繁荣。宽容开放的时代精神使佛教自身蓬勃发展,也必然使佛教文化和其他文化得到更广泛的交流和融合。“儒、释、道”三教合流,是唐代文化思想领域的一大特征和总趋势。这种趋势的形成,不仅为中国封建社会后期更加完善成体系的哲学思想——“宋明理学”奠定了基础,而且对这个时代的文化艺术,特别是宗教艺术产生了深刻的影响。

隋唐美术具有对各种文化艺术兼容并蓄的非凡气度,在民族传统的基础上又容纳了一些外来的艺术形式,丰富发展了民族艺术传统,赋与作品以一种丰富、健康、生气勃勃的时代精神。

二、人物画

人物画和道释人物画是隋唐绘画中的主流,取得的成就最为辉煌。

一、初唐画坛

阎立本,雍州万年(今陕西临渲)人。其父阎毗和其兄阎立德都是隋及初唐时期著名的工艺家兼工程学家,并善绘画。他最擅长、成就也最突出的还是肖像画和政治性题材的历史画。他的作品有《历代帝王图》、《秦府十八学士图》、《凌烟阁二十四功臣图》、《职贡图》及太宗李世民等人的肖像。

《步辇图》以贞观十五年,唐太宗与吐蕃王松赞干布联姻为背景,选择了唐太宗接见吐蕃迎亲使臣禄东赞的情节加以描绘,唐太宗形象魁梧,端坐在步辇上,神情庄重严肃。使者禄东赞头戴平顶小帽,身着小团花衣,窄袖长袍,形象精干,拱手致敬,略带拘谨的神情表现出对唐太宗的恭敬。其他9个修身细腰的宫女,动作各异,左右顾盼,就活跃了画面气氛,又表达了画面人物之间彼此亲切的感情沟通。此画突出描绘人物而省略背景,制作简练而工致。勾线细劲坚实,松紧得度。设色浓重妍丽,并适当运用了晕染法。人物形象和艺术手法都莆田学院艺术系

郑宜平

体现了鲜明初唐风范。

阎立本的绘画继承并发展了顾皑之、陆探微、张僧繇等人“以形写神”的艺术传统。他的作品用线劲健坚实,用色沉着浓重,而且十分重视人物心理的刻画,他的绘画创作对我们了解当时美术的发展及社会状况具有重要价值。

传为阎立本所作的《历代帝王图》是反映初唐绘画艺术水平的另一极为重要的作品。此画描绘了13个帝王像,加上他们的侍从共46人。作者力图通过对各个帝王的不同相貌表情的刻画,揭示出他们各自的内心世界、性格特征和政治作为。

二、盛唐绘画

唐朝在贞观以后,封建经济一直处于上升趋势,到“开元”、“天宝”年间,唐代进入全盛时期。在绘画的各门类中,宗教艺术占据重要地位,很多卓有成就的画师以娴熟的技巧,创作了大量世俗化了的宗教壁画 ,吴道子是此时宗教人物画坛最具代表性的画家 , 也是中国古代最杰出的画家之一。

1、宗教绘画:吴道子(约 689 年—758 年),又名道玄,阳瞿(今河南禹县)人,他年幼时就丧失父母,生活贫寒。初学书法,后改学绘画,末到20岁就显出了出众的才华。因擅长绘画而为唐玄宗李隆基所召,授以“内教博士”,并为之改名为道玄,成为御用画家。

吴道子是一个精力充沛,有多方面艺术才能的画家。尤其在宗教画之有突出的成就。据《太平广记》引《唐画断》说:吴道子一生在两京绘制的壁画墙壁总有300多间,其中有佛教、道教的宗教画题材,也有山水画。他的宗教画数量大,种类变化也很多。仅佛教经变题材就多达10余种。且每种绘画中又有不同的情景和气氛,塑造了丰富的形象。所画“变相人物,奇踪异状,无有同者”(《唐朝名画录》)吴道子的作品有自己独特的风格特点在人物造型上整体感觉强,面部圆润,所画人物“如塑”,“旁见周视,盖四面可以意会”(《广川画跋》),在用笔技法上,早年常摹顾恺之,陆探微用笔,属较工细的一种,到了中年以后,一改顾恺之以来的主线型,创造了一种波折起伏,错落有致的“莼菜条”式的描法。用这种描法画人物的衣袖、飘带、具有迎风起舞的动势,故有“吴带当风”之称。

设色是“傅彩于焦墨痕中,略施微染”(《画鉴》),不似西域画那样浓重富丽,而是以线条为主,略加色彩的渲染,使形象有一定的立体感。在唐代,吴道子创造的宗教绘画风格,被称为“吴家样”,这标志着崭新的民族化的宗教画以至整个人物画,已完全成熟。

2、仕女人物画

盛唐以后,在以吴道子为代表的宗教绘画兴盛的同时,直接反映现实生活的风俗画,特莆田学院艺术系

郑宜平

别是描绘仕女生活情态的风俗画也得到发展。张萱、陈闳是这一时期这一题材方面的代表画家,他们也是直接影响晚唐五代绘画风格的画家。

张萱,陕西长安人,活动于开元天宝年间。《唐朝名画录》记载说:“尝画贵公子、鞍马、屏障飞宫苑、仕女,名冠于时。”张萱最擅长画妇女和婴儿,由于他生长在繁华的长安,目睹贵族豪门的生活,所以他的人物创作多半是描写宫廷妇女的闲散娱乐生活的,同时也画了一些唐明皇李隆基和杨玉环各种活动的作品。张萱画的妇女形象的特点是以朱色晕染耳根,衣饰华丽,曲眉丰颊,体型丰满,表现出一种健康的美和雍容华贵的气质。他也很注意人物与景物位置如亭台、花鸟、树木等环境关系的描绘。他所塑造的人物形象不仅“形似”,而且传神,能确切刻画人物的心理状态。关于张萱的作品,流传下来的有宋代摹本《虢国夫人游春图》、《捣练图》等。

《虢国夫人游春图》画的是唐玄宗的外戚虢国夫人同秦国夫人带着小孩、乳母以及待从女官骑马出游的场面,整幅作品充分反映了杨氏姐妹的豪华气派和显赫声势。画面描写了一个在行进中的行列,在构图处理上,人物安排前疏后密,聚散安排宾主有序,既整齐而又富有节奏变化。全画共九人骑马,前三骑与后三骑是侍从、侍女和保姆,中间并行二骑为秦国夫人与虢国夫人。

作品重人物内心刻划,通过劲细的线描和色调的敷设,浓艳而不失其秀雅,精工而不板滞。全画构图疏密有致,错落自然。人与马的动势舒缓从容,正应游春主题。画家不着背景,只以湿笔点出斑斑草色以突出人物,意境空潆清新。图中用线纤细,圆润秀劲,在劲力中透着妩媚。设色典雅富丽,具装饰意味,格调活泼明快。画面上洋溢着雍容、自信、乐观的盛唐风貌。

《捣练图》是表现贵族家庭妇女们制作丝绢的劳动场面。全图12个人物共分3组:起首是捣丝,中间是理丝、缝合,最后是把绢拉直、熨平。3个部分人物各有不同的动作和神情,而又互相有照应、联系,好像是三幅连环画。画面安排得非常紧凑。构图成凹形。有站有坐,有高有低,起伏有节奏感。每个人的姿态又各不相同,加强了画面的变化。细微动作的处理也很具体生动,如捣练中的挽袖,扯练时的微微着力后仰,扇火小女孩的畏热而回首等等,都十分富有生活情趣。人物形象均为“丰颊硕体”,线描是劲挺流畅、匀整而细腻的铁线描,设色华丽丰富,服装的织物图案也极富丽,整个作品色彩十分明快协调。

3、孙位及其《高逸图》

孙位,又名孙迂,会稽(今浙江绍兴)人,自号会稽山人,唐僖宗时期的宫廷画家,善画人物、鬼神、杂画。孙位为人性情疏放不羁,不拘礼法,平生常与僧道往来,颇有魏晋名莆田学院艺术系

郑宜平

士风度。他在成都及附近寺院内画了很多壁画,人们评价很高。历代著录所载孙位的卷轴画有37件之多,但流传至今的仅有《高逸图》一件真迹。

晚唐的贵族官僚和上层市民在社会的动荡之中,极力追求物质的享受,寻觅精神的慰藉。整个社会的审美意趣已由盛唐时期对雄壮豪放的崇尚而转变为对哀婉深沉韵致的咏叹。在这一时期的绘画领域之中,雍容华贵的宗教人物画和世俗人物画已经失去其一向占据的正统地位,而对自然风物的吟咏描绘却成为时尚,因而山水、花鸟、禽兽、松竹画在画坛上有了长足发展。人物画在题材上则突出了对闲情逸致的生活的表现,以及追求魏晋名流雅士的生活和审美趣味、理想。最能代表这一时期人物画艺术精神的无疑是孙位及其作品《高逸图》。

此图画名“高逸图”为宋徽宗赵佶所题,它所描绘的是魏晋时期脍炙人口的“不事王候,高尚其事”的竹林七贤的故事。画家通过娴熟高超的技术,出色地刻划了魏晋士大夫的精神气质。此图为《竹林七贤图》残卷。图中所剩四贤,一为好老庄学说,而性格介然不群的山涛,旁有童子将琴奉上。一为不修威仪,善发谈端的王戎,旁有童子抱书卷。一为写《酒德颂》的刘伶,回顾欲吐,旁有童子持唾壶跪接。一为饮酒放浪,惯作青白眼的阮藉,旁有童子奉上方斗。四贤的面容、体态、表情各不相同,并以侍童、器物作补充,丰富其个性特征。人物着重眼神刻画,得顾恺之传神阿堵之妙。线条细劲流畅,如行云流水,兼有张僧繇骨气奇伟的特色。画风在六朝的基础上更趋工致精巧。画面的环境仅有简单的树石芭蕉之类,给人以冷僻静穆的感觉。而在人物形象刻画上的准确细腻,设色的复杂凝炼,丝织品衣襟的质量感以及树石芭蕉的描绘,都是超过前人的。这说明孙位是既有深厚传统基础,又富创新精神的画家。《高逸图》是孙位的代表作,描绘4个古代文人在幽僻静穆的环境中列坐于毯上操琴、赏画、饮酒等清淡、闲适的生活情节。人物的形象、表情、姿态、服装,都俨然魏晋士族名流的风度,是作者有意逃避现实的自我表白。

4、绘画理论

中国唐代时期的(公元618——公元907年)张彦远,字爱宾,蒲州猗氏(今山西省临猗县)人。他出生在宰相家庭,学问渊博,擅长书画。曾经任职官左仆射补阙、祠部员外郎、大理卿。编写的著作有《法书要录》、《彩笺诗集》和中国第一部绘画通史《历代名画记》。《历代名画记》这本书总结了古人有关画史和画论的研究成果,继承发展了史和论相结合的传统,开创了编写绘画通史的完备体例。张彦远强调绘画需要天才,反对呆板的死画,他强调绘画技巧的根本在于立意和用笔。他还强调绘画艺术的文化品味,特别看重画家的人格,他最早提出绘画是有教养、有学问、有独立人格的读书人的事业。张彦远在中国古代理论上所取得的成就是历史性的,从他较早的研究分析美术作品来看,称他是中国最早的艺术理论莆田学院艺术系

郑宜平

家、批评家一点也不夸张。

“外师造化,中得心源”这句话,出自唐朝的画家张璪,是中国绘画史上的不朽名句。简单的说,“造化”是指大自然,“心源”指的是内心的感悟。意指画家应以大自然为师,再结合内心的感悟,然后才可创作出好的作品。

第六章 宋辽金

一、概述

五代宋朝时期,政权分立,各种矛盾交错消长,汉唐雄风不再。五代的分裂,北宋的相对统一,宋金对峙及南宋蜗居江南一定程度上扩展了美术的表现范围、题材和风格。手工业及商业发达,科技的进步、皇室和士人的重视、市民阶层的壮大使美术与社会建立了较前代更为广泛和密切的联系,美术内容更丰富、技巧更成熟,风格更趋精密不苟并具有浓郁的民族地方色彩。二、五代绘画艺术

五代人物画

五代重要人物画家是南唐的周文矩与顾闳中。

周文矩现存作品有《重屏会棋图》与《宫中图》。据考证《文苑图》也是他的作品。顾闳中的《韩熙载夜宴图》极得时人所重。

此图以连环长卷的方式描摹了南唐巨宦韩熙载家开宴行乐的场景。韩熙载为避免南唐后主李煜的猜疑,以声色为韬晦之所,每每夜宴宏开,与宾客纵情嬉游。为了适于案头观赏,作者将事件的发展过程分为五个既联系又分割的画面。构图和人物聚散有致,场面有动有静。由于作者的细微观察,不放过任何一个细节,把画中四十多个神态各异的人物,蒙太奇一样地重复出现,各个性格突出,音容笑貌栩栩如生。对韩熙载的刻画尤为突出,在画面中反复出现,或正或侧,或动或静,描绘得精微有神,在众多人物中超然自适、气度非凡,但脸上无一丝笑意,在欢乐的反衬下,更深刻的揭示了他内心的抑郁和苦闷,使人物在情节绘画中具备了肖像画的性质。画面线条准确流畅,工细灵动,充满表现力。设色工丽雅致,且富于层次感,神韵独出。人物多用朱红、淡蓝、浅绿、橙黄等明丽的色彩,室内陈设、桌椅床帐多用黑灰、深棕等凝重的色彩,两者相互衬托,突出了人物,又赋予画面一种沉着雅正的意味。

三、两宋山水画

宋代绘画在确立中国绘画的审美规范,建构中国绘画独特的符号体系,开创和丰富中国莆田学院艺术系

郑宜平

绘画的艺术语言等方面的贡献是前所未有的,而且对后世产生了极其深远的影响。

宋代绘画与社会各个阶层都保持着相当密切的联系。贵族、文人士大夫以及商人市民等对绘画多方面的需求,特别是世俗美术的发展和宫廷美术的繁荣,使绘画题材更加广泛,风格多样。画家们注意观察生活形象以及精微生动的塑造形象,画风严谨,精密不苟,技巧上有不少新创造。

李成与范宽

李成性爱山水,弄笔自适。其山水多寒林平远之景,下笔有神。勾勒不多,形极层迭,皴擦甚少,骨干自坚,又惜墨如金,给人以气象萧疏,烟林清旷的感觉。《读碑窠石图》图中乔木老树画得非常劲拔,爽润秀丽的笔锋画出寒林树杈,俗称“蟹爪”。

范宽初学李成,后师造化,常危坐终日,纵目四顾,以求其趣。《溪山行旅图》以顶天立地的章法表现雄伟壮观的气势,生动真实的展现了北方山水的壮美景色。被誉为“得山之骨”,“与山传神”。

李成、范宽两家源于五代北方山水画派,但由于他们所处地区不同,所写景物和画家的胸襟气质的差别,而各创门户。他们都在忠实自然的的基础上,为山水画发展作出巨大贡献,把北方山水画派推向新水平。人称李成:“笔润而墨精,烟岚轻动,如对面千里,秀气可掬。”范宽:“浑厚、气壮、雄逸,笔力老健。”评两人为一文一武。

南宋山水四家

李唐山水画严谨质朴,气象雄伟,犹存北宋风范,造型章法及笔墨明显趋于简括,有所创新,开创了南宋山水画的新风。《万壑松风图》画出雄竣的山石,山石的皴法有范宽的影响,但更注意景物的裁剪,突出中景,山水形象也更鲜明突出,给人以强烈的印象。

刘松年工山水人物。其山水皴法受李唐影响,但变雄健为典雅,画风严密不苟,水墨青绿兼工,又精于界画。现存《四景山水图》、《罗汉图》等。

马远继承并发展了李唐的画风,以雄健的大斧劈皴画奇异险峻的山石峰峦,以拖技的多姿形态画梅树,尤善于在章法上大胆取舍剪裁,描绘山之一角、水之一涯的局部,画面上留出大幅空白以突出景观,表现空旷浓郁的诗意。这种“边角之景”被后世称为“马一角”。传世《踏歌图》是他山水代表作。画家表现雨后天晴的京城郊外景色。图上段,画奇峰对峙,和松林掩影中隐约的殿阁飞檐、曲折长廊。中段空白,云烟迷漫,似乎表示山谷中还有蒙蒙细雨。下段近景,画巨石、溪流、石桥、疏柳、翠竹,和低洼的稻田,几个老农在阳春时节带有几分醉意地欢娱歌舞。此图在具体画法上,用笔苍劲而简略,大斧劈皴极其干净利索,正是院体的典型特色。树木的枝干有下偃之势,则是马远个人的创造。这幅作品,并不以雄莆田学院艺术系

郑宜平

伟见长,而是以清新取胜。

夏圭用笔苍老,水墨淋漓,点景人物笔简神全,寥寥数笔而神态迥出。传世巨型长卷《溪山清远图》是其代表作。

马、夏山水由于大胆剪裁,突破全景程式而画边角之景,因而被称为“马一角,夏半边”。马、夏的边角之景是艺术上的高度提炼,把富有感情色彩的景物加以突出,使画面情景交融富有浓郁诗意,是对传统山水的发展和丰富。

四、两宋花鸟画

宋代院体花鸟画

花鸟画在北宋前期已有很大进步,著名画家有黄居寀、赵昌、易元吉等。赵昌被誉为“与花传神”。赵、易都超出陈规,直接写生于花卉和鸟兽的天然生活,扩大了花鸟画的表现范围,并对对象表现得极为生动。

崔白的绘画才能是多方面的,除了道释鬼神等宗教画以外,特别长于花竹翎毛的写生。画鹅、败荷凫雁和水上风物最有名。他的出现完全突破了画院中一百年来流行的黄筌父子风格的限制。

宋徽宗重视写实,主张构思新颖,不落陈套。文人士大夫绘画

十一世纪后半叶,汴梁城中的一些文人名士的诗文书画活动异常活跃,其代表人物有李公麟、苏轼、文同、王诜、米芾等人。他们都有深厚的文化修养和书法造诣。绘画多为寄兴谴情之作,题材偏重于墨梅、墨竹,山水树石以及花卉,追求主观情趣的表现,反对过分拘泥于形似的描摹,艺术上力求洗去铅华而趋于平淡素雅,力畅天真清新的风格。南宋时期有米友仁、杨补之,赵孟坚等。宋代文人士大夫绘画潮流影响到后代绘画,在实践上和理论上都为元明清文人画的发展奠定了基础。

五、宋代风俗画

张择端《清明上河图》

张择端,字正道,擅长画建筑、车船等风俗题材,传世作品有《清明上河图》和《西湖争标图》。他是活跃于北宋后期的卓越的风俗画家。

《清明上河图》,全卷以全景式构图,严谨细密的笔法,展现出北宋都城汴梁郊外汴河沿岸以及东角门里市区清明时节的风貌。画的内容结构大体可分为三个段落:开首郊区农村风光;中段是以虹桥为中心的汴河以及两岸船车运输,手工业和商业贸易活动;后段为城门内外,街道纵横,店铺比邻,车水马龙的繁华景象。这不但是一幅杰出的绘画作品,而且具莆田学院艺术系

郑宜平

有高度的历史文献价值。

画家在创作中用心经营,采用散点透视,长卷构图中充满了戏剧性的情节和引人入胜的细节描写。整幅画卷有铺垫、有起伏、有高潮。而船通过虹桥的紧张场面安排在全卷近中央部分,形成具有艺术效果的最精彩部分。

张择端的《清明上河图》,以其内容的异常丰富性,高度的历史真实性,艺术表现的无比生动真切,成为我国古代绘画历史上具有不朽意义的杰出作品。作者对于城市社会生活知识之丰富,观察之深入具体,特别是不为一般“高人雅士”重视的“市井细民”的生活,怀有相当深厚的感情和极为广泛精到的了解。使得这幅作品具有独特的绘画史意义。

风俗画家还有苏汉臣、李嵩等。

苏汉臣作品多婴戏图,成功地表现了儿童形象及其游戏时天真活泼的情趣,笔法简洁劲利,色彩明丽典雅。有《秋庭戏婴图》、《五瑞图》、《击乐图》、《婴戏图》等传世。今传有《秋庭婴戏图》轴(故宫博物院藏),描写官宦家儿童在玩弄红叶。藏于台北故宫博物院的《货郎图》轴,则描画一货郎在被五、六儿童围绕的情景。两画皆笔法精致,设色艳丽,描绘的应是宫中或贵族生活。

宋代人物画

宋代人物画继承了前人的传统,并有所发展。如张择端的《清明上河图》,武宗元的《朝元仙杖图》,李唐的历史故事画,李公麟的白描人物画,梁楷的减笔人物画等。李公麟的白描单纯洗练,朴素优美,丰富了民族绘画的形式技巧,在后世影响极大。梁楷的减笔人物画在技巧上有重要创造。其代表作《泼墨仙人图》以奔放的水墨泼写形式,自由潇洒的画法,开明清写意人物画之先河对后世影响深远。

李唐《采薇图》

这是一幅历史题材的绘画作品,是以殷末伯夷、叔齐“不食周粟”的故事为题而画的.商朝末年,孤竹国的国君决定立次子叔齐为继承人.国君去世后,叔齐坚持要把王位让给长兄伯夷,伯夷坚持不受,说他不能违背父命.为了让弟弟叔齐从容继位,伯夷悄然逃走.得知此讯后,叔齐也义无反颐地放弃了王位,随兄而去.多年后,二人投奔西伯侯姬昌.恰值姬昌去世,他的儿子号称武王,正在积极准备进兵讨伐商纣.二人立刻赶到武王马前制止.但武王未听,夺取了政权后,天下改称为“周”.伯夷、叔齐深以为耻,决心不再吃从周朝土地上收获的粮食,于是隐居到首阳山(今山西永济县境),靠着采掘些野菜度日,最后饿死在山中.李唐所画的《采薇图》,即着力刻画了古代这两个宁死不愿意失去气节的人物.图中描绘伯夷、叔齐对坐在悬崖峭壁间的一块坡地上,伯夷双手抱膝,目光炯然,显得坚定沉着;叔齐则上莆田学院艺术系

郑宜平

身前倾,表示愿意相随.伯夷、叔齐均面容清癯,身体瘦弱,肉体上由于生活在野外和以野菜充饥而受到极大的折磨,但是在精神上却丝毫没有被困苦压倒.李唐采用这个历史故事来表彰保持气节的人,谴责投降变节的行为,辛辣讽刺了那些苟且偷安的北宋臣子们.在当时南宋与金国对峙的时候,可谓是“借古讽今”,用心良苦.《采薇图》画面的气氛肃穆、凝重、萧瑟。最前面的一松、一枫相对而立,树干奇崛如铁、挺拔坚硬。在细节处理上,用浓重茂密的背景衬托出两个身着淡色衣装的人物,使主题尤为突出。岩石后的峭壁悬崖,松树上缠绕的古藤,营造出一派荒芜寂静的场面。摆放在二人面前的篮子和镢头是采薇的工具,不仅更加突出主题,更使画中人物有了一种怡然自得、随遇而安的情致。画面右侧,一条逶迤蜿蜒的小溪从崖下流过,隐入远处的雾气之中,也开启了南宋绘画以雾气作为构图重要元素的先河,使得画面豁然开朗,虚实对应,作品也显得更加自然灵动.第七章 元代美术

一、概述

1271年,忽必烈建立元朝。东方帝国的崛起,冲破了东西方之间文化隔离的壁垒, 在客观上促进了东西方文明的相互交流和补充。元代文人画得到很大发展,在形式要素上趋于完备。诗书画印合为一体。元代文人画的艺术形式和表现手法,对以后的明清文人画产生了巨大影响,为现代中国画的发展也提供了值得借鉴的一面。

元代由于政权的更替,战争引起的社会动荡等方面的原因,绘画出现和宋代显著不同的特点。元代宫廷不设画院,故人物画主要成就更多地体现在寺观壁画方面。宋代院体绘画精密不苟的画风,元代已成衰微之势。继承宋代已成潮流的文人士大夫绘画在元代画坛上占据着显著地位,不仅画家数量多,而且在创作及理论上均有建树。

元代前期的赵孟頫、高克恭、任仁发等位居显要的馆阁士大夫均以擅长绘画著称。赵孟頫具有书画诗文等方面才能,他反对追求工巧雕琢的宋代院体画,力主“作画贵有古意”,认为运笔技术书画同法,这些主张对当时及后世均产生了巨大影响。

元代中后期文人画家以集中于江浙一带的画家为代表。“元四家”的黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙主要师法董源、巨然和北宋山水诸家,以水墨或浅降写江南山水,各自创立自己的风貌。此时文人画与工匠画有了更明确的分野。

一、山水画:

赵孟頫与黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙四人的创作集中体现了元代山水画的最高成就。莆田学院艺术系

郑宜平

他们强调诗书画印的有机结合,状物寄情,属典型的文人画,对明、清绘画影响巨大。

1、赵孟頫:湖州(今浙江吴兴)人。出身宋朝宗室。宋亡后,归故里闲居。他精通音乐、文学,善于鉴赏,于书法、绘画方面的成就尤高。他在山水、人物、花鸟等方面均卓有贡献。山水画代表作有《鹊华秋色图》,画的是山东济南郊外鹊山和华不注山。写鹊山用披麻间解索皴,设墨青色,凝重深厚,山形如驼峰。写华不注山用荷叶皴,设石绿色,山形秀峭挺拔,与鹊山遥相呼应。秋林一带,点染丹红,两山间水村山舍,法度严谨,笔路清晰,颇具书法意味。意境清幽疏爽,温润雅致。

2、元四家:黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙四人的创作集中体现了元代山水画的最高成就。四家既有各自的鲜明个性特点,又都具有元代山水画的时代风貌。他们强调诗书画印的有机结合,状物寄情,属典型的文人画,对明、清绘画影响巨大。

黄公望(1269-1354年),字子久,号大痴,一峰道人。原籍常熟(今属江苏)人,曾为小吏,因事入狱,开释后入全真教。学识渊博,工行楷书,通音律,能诗文,尤擅画山水。学画甚晚,初学时受赵孟頫指导,自称“松雪斋中小学生”。在古人主要学董源、巨然。尤重视师法造化,常在富春、虞山、三溯等处领略自然风景之胜,不断随笔写之。其发展面貌:初期较细劲而丰厚有致;中期笔势雄健; 晚期笔简气清。以表现形式论有浅降和水墨二体。黄公望在构图、造型、笔墨上都未曾被框范于一个模式之中。

《富春山居图》长卷,长达 2 米多,费时多年才完成。表现富春一带(今浙江杭州以南富阳桐庐一带)山水。画面峰峦起伏,井然有序;江水平静,风和日照;村居野屋,疏落有致;时有垂钓者放舟于江心。看似描绘富春景色,而实则为黄公望心中世外桃源之艺术再现。此图山水画技法全面,雄秀并举,穷极变化,终归于平淡。充分体现了黄公望匠心独运的大家风范。

二、花鸟画

元代花鸟画大体上可分两类,一类是延续宋代院体花鸟画而略有发展。另一类则是在继承苏轼、米芾等文人画传统基础上继续发展并占主流地位的水墨花鸟画,大都借梅兰竹菊之形以寓君子之德。

鞍马画

赵孟頫的《浴马图》画溪水一湾,清澈透明,梧桐垂柳,绿荫成趣,骏马数匹,马官九人。画中马的姿态各异,神态生动,有的立于水中,有的饮水吃草,有的昂首嘶鸣,有的卧立顾盼。马官们牵马临溪,或冲浴马身,或在岸边小憩。人物、鞍马分别施以不同色彩,丰富浓郁而又清丽,做到了色不掩笔。用笔精细,色调浓润,风格清新秀丽。此图代表了赵莆田学院艺术系

郑宜平

孟頫人物鞍马画中的典型风貌,是幅形神兼备、妙逸并具、风格高雅的艺术精品。

三、道释壁画

元代宗教壁画和界画受到元代统治者的偏爱,有了较快的发展。

山西永济永乐宫(现迁山西芮城)为道教神仙吕洞宾的故居,是元代全真教的中心。元代宗教壁画以山西永乐宫壁画水平为最高。其中三清殿之《朝元图》为主体部分。三清,指道教中元始天尊、太上道君和太上老君。朝元,即360值日神去朝谒道教的最高主宰元始天尊。《朝元图》中有帝王装束者,有文臣装束者,有皇后妃嫔装束者,有贵妇、闺秀装束者,突出表现了每个人的不同性别、年龄、性格、动态、表情及内心世界瞬间的思想变化。体现了作者严肃认真的创作态度和深厚的生活基础。

殿内四壁,满布壁画,面积达403.34平方米,画面上共有人物 286个。这些人物,按对称仪仗形式排列,以南墙的青龙、白虎星君为前导,分别画出天帝、王母等28位主神。围绕主神,28宿、12宫辰等“天兵天将”在画面上徐徐展开。画面上的武将骁勇剽悍,力士威武豪放,玉女天姿端立。整个画面,气势不凡,场面浩大,人物衣饰富子变化而线条流畅精美。这人物繁杂的场面,神采又都集中在近300个“天神”朝拜元始天尊的道教礼仪中,因此被称为“朝元图”。

《朝元图》线条流畅挺拔,从唐代的细密和宋代的顿挫变为圆浑、沉着有力,具有较高的造型技巧和勾线功力。吸取“吴带当风”的神韵。衣纹的组织取舍,不但继承前代道释人物画的传统,并进一步从实际生活中领会衣纹的转折与内部肢体运动的关系。

色彩方面,作者有计划地分散使用青绿、石黄、朱砂等矿物质颜色,用白色和其他单纯的色调间隔起来,用堆金沥粉来重点加工细部,装饰性极强。四壁五光十色,金碧辉煌。这一集体合作的巨制,达到了惊人的整体统一感,并且富于音乐般的节奏韵律。

甘肃敦煌莫高窟,保留有元代密宗壁画,其中有汉密和藏密,以后者居多。莫高窟引洞四壁为元代密宗湿壁画,艺术性很高,线条细劲圆润,如屈铁盘丝,形象准确生动。465洞系藏密内容,形象怪异,表现手法别具特色,线条流畅挺拔,色彩绚丽,式样丰富,其中的裸体形象解剖准确而动态夸张,具有较高的造型技巧和勾线功力。但元代莫高窟壁画在整个敦煌历代石窟艺术中,已属走下坡路阶段。

第八章 明清

一、概述

明清时代是中国封建的没落时期,封建的生产关系严重束缚了生产力的发展,中国明王莆田学院艺术系

郑宜平

朝的建立与意大利的文艺复兴运动处于同一时期,但性质却有很大差异。资本主义的萌芽缺乏肥沃的土壤,无法正常发展。社会还是在保持封建经济与封建文化整体结构不变的状态下向前缓慢推进。明清“八股取仕”及文字狱的推行,还严重阻碍了文化艺术的发展,中国美术在这段历史中,表现为一方面日趋衰落保守流行复古,另一方面又不断酝酿变革创新,直到最后出现大变异现象。人物画山水画创作不如唐宋元,花鸟画尤其是写意花鸟画却有不俗的表现,雕塑艺术与现实结合得更紧密,版画年画艺术极其繁荣。

二、明代绘画

明代美术在文人画方面较为显著。明初宫廷设立画院,但成就不及其后的吴门画派。中期以前浙派主导画坛,后期以吴门画派四家风采各异。

明代人物画发展缓慢,出现了如仇英、陈洪绶等杰出画家;山水画出现了浙派的戴进、吴伟和吴派的沈周、文征明等有影响的人物;花鸟则有边文进、林良、吕纪等。尤其是陈淳、徐渭独抒情怀,笔墨淋漓的写意花鸟,别具一格,显得格外醒目。明末董其昌,倡导士大夫画的尚意画法,创立画分“南北宋”的山水画理论,对清代以后绘画的发展产生了一定影响。

吴门画派及“吴门四家”

画史上的“吴门画派”这一概念是明代后期董其昌明确提出的,其核心人物沈周、文征明,都是江苏吴县(又称吴门)人,故称此派为“吴门派”。属于这一画派的主要人物还有唐寅、仇英。这四人合称“吴门四家”,又被称为“明四家”。此画派最盛时在明嘉靖年间,约公元1509年左右。在西方此时正值意大利文艺复兴时期三杰:达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔先后进入创作盛期。

吴门画家多为诗书画全能的名士,他们厌恶仕进,优游林下,以诗书画自娱并作为生计。吴派画风以标士气,精笔墨,尚意趣为旨归。艺术上致力于宁静典雅,蕴藉风流的风格,进而抒写自得其乐的精神生活。吴派画家的艺术风格主要继承宋元以来文人画传统,他们大多有良好的古典文化和艺术修养。他们的作品变元人的疏简放逸为文雅蕴藉,成为中国美术史上文人画发展中的一个特殊阶段的代表,影响深远。

明代写意花鸟画

明代花鸟画有工整艳丽的院体和崇尚士气的写意两派。工丽派以边文进、吕纪等画院派为代表,但由于明代社会文化环境所致,尤其是浪漫主义文学的美学观影响,工丽派并不受时人称颂,一般文人对绘画的态度是“人巧不敌天真”、“绘事不难于写形,而难于得意”。“画以三笔五笔得其神者佳,虽笔笔工整,敷色浓丽,即得其妙,神亦难至”。所以院体的工丽花鸟画在明初盛行一段后,便让位于写意花鸟。莆田学院艺术系

郑宜平

写意花鸟自五代、宋出现以后, 发展至明代中叶形成一个高峰期。沈周、唐寅开拓了这一领域,画法洗练,题材广泛,继而出现了以表现个性为主,笔墨技法淋漓酣畅,情感充分溢于笔墨的杰出画家陈淳与徐渭。

徐渭(1521-1593)字文长,号青藤,浙江山阴(绍兴)人。为人耿直豁达,修养广博。善狂草,工诗文,精花鸟。徐渭的写意花鸟画激越昂扬,笔墨淋漓,独抒个性,常以狂草般的笔法纵情抒写内心情愫,赋笔墨以充分的情感。把水墨写意花鸟提高到了一个前所未有的水平,在中国美术史中具有耀眼的光芒。

《墨葡萄图》运用泼墨、破墨、积墨等多种技法,浑然飘逸,气势奔放,一气呵成,是大写意花卉中的精品。

三、清代绘画

1644年东北的满族入关覆灭了明王朝,建立大清帝国。清王朝一方面恢复和发展农业生产,一方面又严励镇压反清思想与反抗力量,尽力维护封建秩序。

在清代出现的文化艺术现象,也和社会的其他方面一样,在大一统的封建机构里,清代美术在保守与革新等各种不同思想的斗争中,形成了丰富多采的景观。

清朝建国之初,画坛便呈现了流派纷争,风格多姿的局面,其中既有强调传统的“四王”;又有笔墨豪放,锐意创新的“四僧”;还有面对自然表现实景的“金陵八家”;以及吸收欧洲画风,为皇室服务的宫廷绘画;其后,又有追求个性解放,风格鲜明的“扬州八怪”等。流派之多画风之多超过了历史上的任何时代。各种艺术观念在相互斗争中,促使各自的成就愈益突出鲜明。

一、清初画派

(一)“清初六家”:清初占据画坛时间最长的画派是被统治阶级视为正统,以王时敏、王鉴、王原祁为代表的“四王”画派。“四王”与另外两位画家吴历、恽寿平,并称为“清初六家”。“四王”都生活在江南,受董其昌的影响,主张模古,反对创新。画面缺少生活气息与创造力。

(二)清初“四僧” :四僧”是指原济(石涛)、朱耷(八大山人)、髡残(石溪)、渐江(弘仁)。前两人是明宗室后裔,后两人是明代遗民,4人均抱有强烈的民族意识。他们借画抒写身世之感和抑郁之气,寄托对故国山川的炽热之情。艺术上主张“借古开今”,反对陈陈相因,重视生活感受,强调独抒性灵。他们冲破当时画坛摹古的樊篱,标新立异,创造出奇肆豪放、磊落昂扬、不守绳墨、独具风采的画风,振兴了当时画坛,也予后世以深远的影响。其中石涛、朱耷成就最为显著。莆田学院艺术系

郑宜平

四僧有高深的学养,扎实的绘画功底,精通佛学、禅理,兼善老庄,所谓三教一理。这些都正体现在他们的学术思想和艺术创作之中,也是中国封建社会后期文人在艺术上的一个特色。此外,清代东南地区经济发达,萌发了初步的民主与个性解放的追求。社会潮流、时代审美趋向,加上他们的个人情怀,使他们的绘画合时代新貌,有极大创造力,在与清初“四王”势力的挑战与对抗中,他们的成就更为杰出。

1、八大山人(1626-1705)

俗名朱耷,号彭祖,明宗室后裔,南昌人。朱耷出于贵胄之家,家学渊源。明朝覆亡后,朱聋19岁便皈依佛门,佛事之余,奋志书画。

朱耷有很多别号,如个山、雪个、驴屋等,书画常以“八大山人”署名,四字相连,似哭之笑之。画面意气纵横,有一种难以伸展的抑郁之气。与他的诗“墨点无多泪点多,山河仍是旧山河,横流乱世桠杈树,留得文林细揣摩”两相对照。

他画山水多有荒寒萧索之气,画花鸟虚疏淡泊,冷逸逼人。是其凄凉身世、冷落情怀的表现。晚年非僧非道,这时书画更臻出神入化。

2、石涛(1641-1724)原名朱若极,在幼年明亡时其父被杀,由内官救往湖南全洲,此地又称清湘,因此号清湘老人。为避难求生,21岁出家为僧,法名原济,号苦瓜和尚、大涤子等。石涛禅理诗画皆有造诣,艺术创作境界幽深,氤氲变幻,笔墨洒脱,形成了物我浑融的画风。

《梅竹图卷》,画中劲挺的梅枝与竹校互相交错,左右曲折而婉转,盛开的梅花在竹枝映衬下显得生机活泼、傲岸挺拔。用墨色的浓淡变化来表现梅与竹的神韵,笔工精妙,生机盎然。

石涛对于古人于批判中继承,当时董其昌的“南北宗”论笼罩画坛,摹古之风盛行,他则独抒己见:“我自用我法”。石涛晚年卖画扬州,对扬州画派产生了很大的影响。

石涛在绘画理论上有很大贡献,著有《画语录》遗世。提出著名的“一画”论思想,要求在宏观上整体把握自然现象。“一以治万,万以治一”。对于自然现象要求用心体会,然后“搜尽奇峰打草稿”,升华为艺术的境界。

中国音乐欣赏教案 第6篇

一、远古与夏商时期的音乐(公元前11世纪以前)

一.远古 1. 音乐起源:异性求爱说、劳动起源说、语言抑仰说、模仿自然说、信号说、巫术起源说。2. 3. 4. 人类历史划分:蒙昧、野蛮、文明期。远古时期的音乐:原始乐舞

文献中的原始乐舞:朱襄氏、葛天氏、伊耆氏、阴康氏、弹歌、云门、咸池、箫韶 5. 6. 二. 夏 1. 2. 概述:历史背景、对夏朝音乐文化的探索

大禹治水有关皋陶作《夏籥》九乐章、八佾以舞《大乐器:骨笛、骨哨、陶埙、陶钟、陶铃、石謦、鼓、音乐家:夔

夏》的表演形式 三. 商 1. 2. 甲骨文的发现及“舞”字的写法

甲骨文中的祭祀乐舞:儛舞、雩舞、魌舞、高翘舞、多老舞、奏舞、众舞 3.

乐器:编謦、钟、镛、铃、鼓、龠、言、龢、竽、缶

4.商历史背景与“巫乐”“淫乐”

二、西周与春秋战国时期的音乐(元前11世纪~前221年)一.西周

1. 概述:历史背景——文化起源、政治体制的传承、“制礼作乐”。

2. 雅乐的产生及特点:六部乐舞: 云门大卷(黄帝)大咸(尧)九韶(舜)四望 大夏(禹)大濩(商)先妣 大武(周)先祖

郑声 3. 音乐机构:大司乐(行政 教育 表演)大司乐—乐德 乐语

乐舞 乐师—小舞

大师—六律六同 小师—乐器 瞽朦— 和

4. 乐器:八音、分类---5. 中外音乐文化交流:周穆王周游 傀儡—倡者 二. 春秋

1. 诗经---305(诗三百)西周—春秋末各类音乐作品:风<关

雎>(周南、雅、颂

2. 孔子对古代音乐文化的贡献

3. 三分损益法与十二律(古代阶名由来)4. 宫廷音乐家:师旷、师乙、师涓、师襄 三.战国

1.音乐文化概述:齐、楚、燕、赵、韩、魏、秦

2.地下音乐厅:曾侯乙墓——“钟鼓之乐”与“琴瑟之友” 3.“楚辞”——九歌、离骚

4.民间音乐家——秦青、韩娥、伯牙、5.音乐思想:儒家学派、墨家学派、老、庄学派。

6.音乐论著:公孙尼《乐记》:旧传二十三篇,现存其前十一篇,有乐本.乐论.乐礼.乐施.乐情.乐言.乐象.乐化.魏文侯.宾牟贾.师乙.荀子《乐论》、墨子《非乐》、吕不韦及其他人所撰《吕氏春秋》、三、秦汉与魏晋南北朝时期的音乐(元前221年~581年)

一,秦

1. 音乐文化历史背景 2. 乐府机构的设立 3. 秦声与楚歌的流行 二. 汉

1. 文化背景“丝绸之路”的开辟——乐种.作品(摩诃兜勒)李延年、乐器、2. 音乐机构——西汉乐府及协律都尉李延年 3. 乐府歌曲——鼓吹乐、相和歌、清商乐 4. 琴曲《广陵散》、琴歌《胡笳十八拍》 5. 汉百戏 三. 魏晋南北朝时期 1. 概述

2. 文人音乐家:阮籍 嵇康 及作品、论著

3. 南北朝时期的西域音乐及音乐家——曹妙达、苏祗婆

4. 乐律理论:京房六十律—— 何承天新律

5. 目前所见最古老的记谱法“文字谱”——作品“碣石调·幽兰”

四、隋唐与五代时期的音乐(581~960年)

一、隋时

1)“开皇乐议”——一场围绕外来音乐与传统音乐的历史大辩论,即音乐制度的争议 2)七部乐、九部乐: 燕乐

3)苏祗婆的“五旦七声”与郑译、万宝常的“八十四调“4)识音人万宝常

二、唐时 1)2)

九部乐、十部乐:燕乐 立部伎、坐部伎

3)4)5)6)7)乐舞作品《破阵乐》

音乐机构构太常寺:大乐署、鼓吹署 宫廷音乐机构:教坊、梨园 音乐皇帝唐玄宗 唐曲子:

a.由乐定词谓“填词”(派生出同一曲的各种形式)、b.依词配乐谓“自度曲”(民歌音调进行专业加工而成型)8)大曲

结构: 1)散序—节奏自由 器乐独奏 轮奏或合奏

2)中序(拍序 头歌)---节奏固定 慢板 歌唱为主 舞或不舞

3)破或舞遍---由散板入节奏

由慢至快 舞蹈为主 器乐伴奏 歌或不歌

代表作:霓裳羽衣曲(又称法曲)9)琴曲《梅花三弄》《离骚》

10)减字谱 燕乐半字谱与敦煌曲谱(敦煌琵琶谱)11)音声人永新、念奴、何满、12)音乐专著《乐府杂录》《教坊记》《羯鼓录》

13)乐器 三、五代时 1)五代王建墓乐舞伎石刻

五、宋元与明清时期的音乐(960~1911年)

一)宋元时期

1. 概述:市民音乐:民歌、“瓦肆”与“勾栏”

2. 新型的艺术歌曲——曲子词:齐言、杂言、音乐(先词后曲、倚曲、填词)、元散曲(艺术歌曲)及重要作家、姜夔的自度曲 音乐成份:古曲、外来乐曲、民间曲调、自度新曲、曲调名称: 词牌数量、变化、音乐体裁(令、引、近、慢)、3. 说唱音乐:鼓子词、诸宫调、陶真、货郎儿 4. 戏曲音乐:杂剧与南戏(传奇)

5. 乐器和器乐的发展:弓弦乐器的问世——轧筝、奚琴 6. 古琴流派及琴曲: 京师、江西、浙派

(宋)郭沔的古琴曲《潇湘水云》

(元)琵琶曲:《海青拿天鹅》

7. 音乐著作:乐书、碧鸡漫志、唱论、琴史 及蔡元定的十八律

二、明、清时

1,民歌、小曲和蒲松林的“俚曲” 2,说唱音乐

3,戏曲音乐:四大声腔、昆曲、秦腔、京剧 4,工尺谱、朱载堉的十二平均律

5,宗教歌咏、新式军乐队的建立及学堂乐歌的开设

“革命军” “黄河”(沈心工)“祖国歌” “送别”(李叔同)六.中华民国时期的音乐(1912~1949年)左翼-聂耳

1,时代概况: 辛亥革命 五四运动

南昌起义 秋收起义 广州起义(会师于井冈山)两大对立政权: 国统区.苏区—长征 “九一八” “一二八”---“七七”--2,传统音乐的发展与改革:民歌、说唱、戏曲、器乐 3,专业音乐教育的建立和发展 1922年北大音乐传习所

1923年上海美术专科学校音乐系 1926年北京艺术专门学校音乐系 1927年国立音乐院(上海)1929年国立音乐专科学校(国立音专)4,五四运动之后--工农革命歌(五一劳动节)(赤潮曲)秋渠.(红军歌曲、抗日救亡歌咏活动的发展

5,中外音乐文化交流

6,理论研讨、音乐著作(王光祈)(杨荫浏)(青主)(李凌)、7,乐器发展(刘天华)(吕文成)

8,歌剧音乐的探索和成就<白毛女> 9,著名音乐家:

萧友梅: 问 五四爱国纪念歌

李锦辉: 麻雀与小孩 葡萄仙子 小小画家 可怜的秋香

赵元任: 卖布谣 叫我如何不想他

海韵

刘天华(1895-1932)病中吟 良宵 空山鸟语 光明行、黄自(1904-1938)抗敌歌 旗正飘飘 南乡子(辛弃疾)

点绛唇(王灼)花非花(白居易)春思曲 玫瑰三愿 西风的话 春郊 长恨歌(大型声乐套曲)—山在虚无缥渺间、聂耳: 码头工人 毕业歌 新的女性梅娘曲 塞外村女 义勇军进行曲、洗星海

七、中华人民共和国成立后的音乐(1949~1999年)1,2,3,4,5,6,概况

传统音乐及音乐教育情况 音乐创作

器乐独奏曲、合奏曲

音乐表演、器乐表演、指挥表演艺术

上一篇:江南作,江南作张祜,江南作的意思,江南作赏析下一篇:思念我的朋友们